Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 88.51 МБ | | Скачали: 0
Сидеров: 8  [0 байт/сек]    Личеров: 2  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

Manfred Mann And Others(Jack Lancaster & Friends):Peter And The Wolf (1975)


Жанр: ProgRock
Год выпуска диска: 1975
Производитель диска: UK
Аудио кодек: MP3
Тип рипа: tracks
Продолжительность: 38:26
Битрейт аудио: 320 kbps
Трэклист:
Манфред Манн родился 20.10.1940 гола в Йоханнесбурге, Южно-Африканская Республика (урожденный Майк Любович). В Лондон он приехал убежденным джазменом и за короткий срок стал одним из наиболее известных музыкантов британской поп-сцены. Сначала с Майком Хаггом (11.08.1942, из Эндовера, Хемпшир) он организовал джазовый квартет Manfred Mann - Hugg Blues Brothers с участием басиста Дэйва Ричмонда, Ника Викерса (саксофон, флейта, гитара), а также (позже) певца Пола Джонса и гитариста Джона Макгиннеса.
Они подписали контракт с фирмой HMV и выпустили не очень успешную, но обещающую инструментовку Why Should We Not? и затем нашли свой стиль в темпераментной композиции Cook-a-Hooр. Однако джазовые упражнения финансово не обеспечивали существования ансамбля и Манн, по его собственному выражению, "сел в поп-поезд". Он сочинил для телепередачи Ready Steady Go музыкальную заставку 5-4-3-2-1 с интересным исполнением присоединившегося к группе Пола Джонса (настоящее имя Пол Понд), которая, будучи выпущенная синглом, быстро стала хитом в 1964 году. В телепередаче эту мелодию позже сменила другая композиция Манна, Nubble Bubble, Toil And Trouble, также ставшая большим хитом. Затем последовали 19 других мелодий - среди них Doh Wah Diddy Diddy, которая стала N1 в США и тираж которой во всем мире достиг два миллиона экземпляров, далее песни Come Tomorrow, Oh No Not My Baby, обе в 1965 году, и Рretty Flamingo - 1966 год, а также популярная обработка номеров Дилана Just Like а Woman и Mighty Quinn, которая была одобрена самим автором). Многие из них часто становились первоклассным поп-материалом, хотя группа пыталась порой продемонстрировать свои более значительные возможности и техническую виртуозность на альбомах, подобных их дебютному блюз-ориентированному Five Faces of Manfred Mann.
Тем временем из группы в поисках сольных успехов ушел Викерс, лидер-гитаристом стал Макгиннес, в то время как на бас-гитаре появился Джек Брюс. В это время они записали ставший очень популярным миньон, который содержал автобиографическую композицию Джойса The one in the Middle и песню Дилана With God In Our Side.
Проработав шесть месяцев, уходит в Cream Брюс, и одновременно с этим принимает решение начать сольный путь Пол Джонс. Позже он сделал хиты High-Time и I've Been а Bad Bad Boy, а также написал музыкальное сопровождение к фильму The Рrivilege, в котором и снялся. Им на замену явились Клаус Вурман и Майк д'Або соответственно.
Группа подписала контракт с фирмой Fontana и продолжила свой чартовый успех композициями Semi-Detached Suburban Mr.James, Ha! Ha! Said the Clown и My Name Is Jack. Они также смогли заработать на исполнении упомянутых песен Дилана.
В 1967 году Манн и Хагг написали музыку к фильму Uр the Junction. К 1969 году они устали от коммерческой музыки, от бесконечной замены одного хита на другой, в то время, как другие члены, подобно Викерсу, решили проявить себя в более солидных альбомах.
Манн распустил свою группу и вместе с Хаггом сформировал более амбициозный ансамбль Manfred Mann Chaрter Three, состав которого доходил до 13 человек с полной медной секцией, но основу которой составляли, кроме членов-учредителей, Берни Ливинг, Доузи Коксхилл и Стив Йорк. Манн: "Первый раз за многие годы я выхожу на сцену с поднятой головой и покидаю ее без смущения". Ансамбль, который многие критики сравнивали с BS&T, из-за продолжительных импровизаций духовых и слишком легкого ритма скоро переродился в чисто джазовую группу и не имел желанного успеха, хотя песня Хагга Shaрes of Things, ставшая хитом три года назад в исполнении Yardbirds, заметно выделялась в их дебютном альбоме Manfred Mann Chaрter Three. Поэтому в середине 1971 года Манн открыл четвертую главу своей творческой истории, сформировав группу Manfred Mann Earth Band, которая соединила в себе все преимущества его прежней джаз- и роковой активности. В ее состав вошли, кроме Манна, Мик Роджерс (гитара, вокал), ударник Крис Слэйд и басист Колли Паттенден.
Дебют Earth Band произошел с римейком песни Дилана Рlease Mr.Henry, но сразу после его провала был выпущен другой, интерпретация Living Without You Рэнди Ньюмена. И снова без успеха. Также практически незаметными оказались два лонгплея ансамбля, Manfred Mann Earth Band и Glorified Magnified. И только с альбомом Messin' Манн добился успеха как у прессы, так и у широкой публики. Титульная композиция пластинки, свободно сложенная, но возбуждающая, еще напоминала предыдущий состав Манфреда, но настоящим прорывом для группы стала композиция Joybringer, которая была построена на теме Юпитера из симфонии Холста "Планеты". Критик Тони Палмер зарегистрировал в журнале Observer "жесткий бит, огромный кафедральный собор из звуков, уверенное чувство правильного темпа, который убеждает во всех вариациях, и великолепно преподнесенный материал, который есть большее, чем средство подачи блестящих соло Роджерса на гитаре и работы на синтезаторе Манна". Между тем, "собор из звуков" долго привлекал не так много слушателей и покупателей, как ожидалось. В ход пошла оригинальная реклама. Любой, кто купил их альбом The Good Earth, приобретал также права на участок земли в Уэльсе. После нескольких турне по США группа смогла там добиться надежной аудитории.
C этого момента число их поклонников в Европе и Америке начало стремительно расти. Музыка еще сохраняла джазовые влияния, но рока стало гораздо больше. Альбом Solar Fire содержал еще одну версию песни Дилана, на этот раз Father of Day с массивным звучанием хора.
В августе 1975 года Роджерс уходит из группы и его заменили Крис Томпсон и Дэйв Флит, ни один из которых не имел ранее достаточного опыта. Новый вокалист Томпсон сразу дал о себе знать в трансатлантическом хите, очень оригинальном римейке спрингстиновской Blinded By the Light. Мировой уровень продажи этого сингла (N1 в американских чартах) быстро достиг двух миллионов. Серия из последовавших студийных дисков Nightingales and Bombers и Roaring Silence пользовалась большим успехом у аудитории во всем мире и создала Манну и его ансамблю репутацию одной из самых техничных групп в роковой музыке.
Выпуск лонгплея Angel Station был ознаменован значительными изменениями в составе. Слэйд был заменен Джоффом Бриттоном, который к тому же играл на саксофоне; Стив Уоллер занял место прежнего гитариста Дэйва Флетта, на бас-гитаре встал Пат Кинг. Для Криса Томпсона эта работа оказалась последним совместным трудом с Манном (он решил организовать собственную группу), и очень жаль, так как лучшего состава за три десятилетия в роке Манн не имел.
Этот диск оказался уравновешенным, тщательно разработанным, вдохновенным и сильнодействующим. Очень отличный от своего концертного предшественника Watch, он привлек внимание слушателя наличием всеприсутствующего профессионализма, который не оставлял места ничему случайному. Лучшими на нем оказались уже ставшая обычной для репертуара Манна версия дилановской песни - на этот раз You Angel You, а также прекрасная и грустная Waiting for the Rain.
Этот состав Манна подкупал своей музыкой слушателя, не обладая претенциозностью Yes или изнеженностью Genesis, проявляя себя часто замечательными мастерами песни. Выдвигая на передний план в форме симфоническую сторону (но без мании величия или надоедливости), они не теряли в содержании романтизма. В этом смысле из крупных групп того периода рядом с ними можно было поставить, по мнению обозревателя Rock & Folk, только Рrocol Harum.
Свой альбом Somewhere in Africa сам Манн считал своей лучшей записью за многие годы, но при этом сомневался, что пластинку будет ждать коммерческий успех. Тем не менее, диск был принят хорошо.
Предмет песен - тяжелая жизнь аборигенов в южноафриканских бандустанах. Музыка альбома, особенно на второй стороне, по своей ритмике ударных и с точными гармониями хоровых партий, имеет специфический южноафриканский колорит.
А вот следующие лонгплеи, несмотря на свое высокое качество, на рынке провалились. В чартах (США, 1984 год) отметилась только созданная совместно с Миком Роджерсом песня Runner.
оберт Уильям Гэри Мур родился 4 апреля 1954 года в Белфасте (Северная Ирландия). Музыкальную карьеру начал в шестнадцать лет в группе 'Skid Row', в дальнейшем сотрудничал с легендарной хард-роковой группой 'Thin Lizy', 'Colosseum II', 'G-Force', группой Грэга Лейка, параллельно записывая сольные альбомы.
Первый настоящий успех пришел к Гэри в 1982 году, когда он подписал контракт с фирмой Virgin и выпустил альбом "Corridors Of Power", разошедшийся только в Великобритании тиражом более четверти миллиона и достигший 25-го места в национальном хит-параде. Последовавшие в 1983 году гастроли по Европе и запись новых альбомов закрепили за ним статус 'новой суперзвезды 80-х'.Вышедший в 1990-м суперуспешный альбом 'Still Got The Blues', был записан при участии знаменитого блюзового гитариста Альберта Коллинза и продемонстрировал отход Мура от музыкальной стилистики хард-рока, а через два года выходит "After Hours", подтвердивший репутацию Гэри Мура как мастера 'белого блюза'. В 1994 году Гэри вместе с бывшими участниками знаменитой британской группы 60-х 'Cream' Джеком Брюсом и Джинджером Бейкером создает интереснейший проект 'ВВМ', который, к сожалению, выпустил только один альбом 'Around The Next Dream'. В 1995 году Гэри Мур записывает альбом 'Blues For Greeny', а в 1997-м выпускает очень любопытный диск 'Dark Days In Paradise'. В настоящее время Гэри Мур заслуженно считается одним из самых известных музыкантов английской блюзовой сцены.
.... уникальное звучание Procol Harum создавалось во многом благодаря меланхоличному вокалу Brookeг'a.....
Gary Brooker
Оказалось,что очень трудно найти в Инете материал по этой теме.Так или иначе, всё сводится опять же к Procol Harum, сессионной работе в разных группах...да и всё.Хотя мне кажется это довольно странным,ведь уникальное звучание Procol Harum создавалось благодаря меланхоличному вокалу Brooker'а в сочетании с электропианино, органом, имитирующим звучание церковного органа, выразительными ударными и весьма замысловатыми гитарными партиями.
Gary Brooker
Очередная волна интереса к Procol Harum накатывает в 2000 г., оживляется ее концертная деятельность.
Начиная с 2001 г. группа - в составе Brooker, Fisher, Geoff Whitehorn (гитара), Matt Pegg (бас-гитара) и Mark Brzezicki (ударные) - совершает несколько туров по Европе.В этом же составе группа выступала и у нас.Procol Harum и по сей день выступает с концертами, но из первоначального состава в группе остался только Gary Brooker.
Gary Brooker
Кроме этого в биографии музыканта работа с EricClapton`ом,сотрудничество с Alan Parsons при создании альбома Stereotomy,помощь в записи альбома Kate Bush "Aerial",участие в выступлении гуппы всех звёзд "Band Du Lac" и сольные альбомы музыку которых,если честно, трудно соотнести с каким-то определённым стилем,но на них так или иначе звучит голос вокалиста легендарной группы.И это здорово,поверьте...
Родоначальник стиля эмбиент, участник легендарных ROXY MUSIC, неутомимый экспериментатор, великий мыслитель и провидец, он многое сделал в жизни, и будем надеяться, что еще сделает. Итак, знакомьтесь - Брайен Ино. Брайен Ино родился в местечке Вудбридж (Woodbridge), что расположено в Саффолке (Suffolk) в Англии, 15 мая 1948 года. При крещении ему было дано имя Brian Peter George St. John le Baptiste de La Salle Eno. Образованием его до 16 лет занимались монахи ордена De La Selle, после чего он прошел двухлетний курс обучения в Ипсвичской школе искусств (Ipswich Art School). "Я поступил в художественную школу, потому что не хотел заниматься обычной работой по найму. Я видел в этом какой-то подвох, западню. Фактически это очень характерно для моей жизни: делать что-либо не для достижения чего-то, а скорее для того, чтобы чего-то избежать", - говорил Ино.
Еще будучи ребенком, Брайен осознал для себя, что он не хочет быть ординарным, он постоянно нуждался в острых ощущениях, в том, что будоражило воображение. "Я верил в то, что благодаря удаче попал в очень хорошую школу. Ипсвич был основан в свое время замечательным просветителем Роем Эскотом, и практика преподавания была направлена скорее на саморазвитие и укладку определенных манер и способов восприятия, нежели на какие-то специальные технические дисциплины. Таким образом, вместо того, чтобы просто сидеть и рисовать, мы учились обретать себя в горячих дискуссиях и различных проектах, направленных на самопознание и самопостижение, чтобы потом избавиться от предрассудков и комплексов и быть способными создать что-нибудь действительно стоящее. В душе я был лидером, и поэтому требовалось немало усилий стать последователем и воспринять эти идеи. Как оказалось потом, они стоили многого." Большое воздействие в этот период жизни на Ино оказал артист и музыкант Том Филипс, впрочем, не только он один. Во время случайного визита в школу авангардного композитора Корнелиуса Кардье появилось огромное пространство для новых захватывающих экспериментов, и после различных проб и смены традиционных музыкальных инструментов он начал играть со звукорежиссерами-экспериментаторами (дедушками современных ди-джеев), использовавшими магнитофоны. В 1965 году Ино покидает Ипсвич и переводится в Винчестерскую школу искусств - там было 30 студийных магнитофонов (правда, только два из них исправных). Винчестер был традиционным заведением, и поэтому эксперименты приходилось держать в тайне, из-за чего большинство студентов считали Ино несколько странным, если не сказать большего. "Я чувствовал, что искусство - это гораздо более серьезная вещь, чем они все считают. Они полагали, что оно лишь декоративно или может сделать уже существующие вещи намного лучше. Я же думал, что это более обширное понятие, но, к сожалению, ничем не мог это подтвердить. Даже моя любимая учительница, очень яркая женщина, преподававшая логику, часто говорила что-нибудь в таком духе: "Я не могу понять, почему, обладая столь замечательным умом, ты занимаешься подобной ерундой", а она была очень, очень образованной. Так я защищал свою точку зрения, сражаясь и экспериментируя 10 лет, после чего мои мысли и способы думать претерпели некоторые изменения." Все более насущным становился вопрос: для чего все это? И Ино углубился в чтение, выдвигая попутно различные теории по поводу того, что он думал о назначении искусства. "Сперва я был согласен с Джоном Кейджем, говорившим, что "искусство - это бесцельная игра ради игры". Потом я отбросил эту мысль и стал считать, что это род своеобразной медитативной активности", - вспоминает Ино. Примерно в это же время группа "Who" выпускает альбом "My Generation", который всерьез заинтересовал Ино. "Я подумал: ага, рок-музыка собирается родить из себя нечто стоящее и решил организовать собственную группу THE MAXWELL DEMON со своими сокурсниками и гитаристом Энтони Грэфтоном. Однажды ночью, в конце рождественских каникул, мы собрались вместе, он стал играть, а я пел. И первая же вещь, которую мы написали, оказалась очень классной. Мы назвали ее "Ellis B. Compton Blues". Там получилось такое фантастическое гитарное соло..." Этот трек оказался единственным, сделанным группой.
В конце 1969 года Ино перезжает в Лондон и живет там в творческой коммуне, члены которой зарабатывали на жизнь различными проектами. "Я старался делать одновременно столько вещей, насколько это было возможно (и чем больше, тем лучше). Рядом со мной жило огромное количество интереснейших людей, таких как Том Филлипс, участники "Scratch Orchestra" и "Portsmouth Sinfonia", а также моя собственная группа." Жизнь вольного художника может быть яркой и насыщенной, но постоянный доход она приносит редко, и Ино пришлось устроиться ассистентом в отдел рекламы местной газеты, где он проработал три месяца. После того, как он понял, что исчерпал себя на данном поприще, он стал дилером "трехгрошовой" электроники: скупая старые динамики, он мастерил для них корпуса и продавал своим друзьям. В конце 1970 года Брайен случайно встречает саксофониста, которого видел несколькими годами раньше на авангардном концерте в Ридинге. После беседы с ним Ино еще ярче осознал для себя, что рок-музыка - это то, что может дать ему ощущение полноты и счастья. Это был Энди Маккей. И Ино позвонил ему три месяца спустя с предложением о совместной работе.
Брайена взяли техническим ассистентом, так как у него был собственный студийный магнитофон, а группа нуждалась в демо-записи. Был еще синтезатор, который откуда-то приволок Энди и на котором никто не играл; он поступил в ведение Ино, ставшего таким образом полноправным участником коллектива. Группа называлась "Roxy Music", а лидером ее был Брайен Ферри. "Я никогда не думал, что добьюсь успеха, но поскольку делать больше было нечего, я занимался этим. Когда люди стали говорить, что мы им нравимся, это было для меня большим сюрпризом." "В 1971 году группа несколько раз чуть не провалилась из-за поломок аппаратуры, но были также и светлые стороны, - вспоминает Ино. - Тогда еще я стоял за пультом, отстраивал звук, но у меня был микрофон, и я исполнял некоторые вокальные партии. Насколько сильным было удивление людей в зале, таращивших глаза на меня, стоящего посреди зала и поющего. Это было очень приятно". В конце концов Ино уговорили покинуть место за пультом и переместиться на сцену за синтезатор. Оборудование и звучание группы сделало бессмертными имена двух Брайенов - Ферри и Ино, но от первого фокус славы начал все более ощутимо смещаться в сторону второго - подраставшего, оперявшегося и обретающего силу существа за синтезатором. Так долго продолжаться не могло. До Ферри начали доходить слухи о записях Ино и Фриппа, об отношениях с PORTSMOUTH SINFONIA и наконец выкрики из зала имени Ино, доносившиеся все чаще. И в июне 1973 года ROXY MUSIC отыграли свой последний концерт на фестивале в Йорке. Именно после этого выступления Ферри заявил менеджерам, что он никогда больше не выйдет на сцену с Ино. Ино, в свою очередь, потребовал, чтобы он сказал это при всех участниках группы, прямо в лицо. Но Ферри ничего путного не сказал. И Ино покинул группу, произнеся: "О'кей. Все к черту, я ухожу". "Огромный груз свалился с моей души. Я чувствовал себя, словно выпускник школы, которому завтра и никогда больше не надо идти туда снова, или что-то в этом духе", - вспоминает об этом Ино. Вернувшись домой, Брайен приступает к работе над материалом для "Baby's On Fire", фактически в тот же самый день, когда он порвал с ROXY MUSIC, 21 июня 1973 года. Позже компания E.G., занимавшаяся делами коллектива, звонила ему, интересуясь его финансовым положением. На тот момент на счету Брайена было 15 000 фунтов стерлингов, как он сам сказал - "за попытки стать рок-звездой". Первые его шаги как исполнителя-одиночки были довольно курьезными с обычной точки зрения: сингл его проекта NEVER A LIGHT WITHOUT A SHADOW был отвергнут звукозаписывающими компаниями, и тогда, вопреки экономическим и прочим соображениям, Ино решил выпустить необычный альбом, состоящий из медленно меняющихся электронных мелодических фраз, получивший название "No Pussyfooting" (который был сделан в соавторстве с Робертом Фриппом). Ничего другого на тот момент у Ино попросту не было, и в плане карьеры это был далеко не шаг вперед. Участие в сессиях самых дешевых студий и дрянная квартира на окраине, кишмя кишевшая тараканами, - вот что получил Ино за свой самостоятельный дебют. Проанализировав спрос на это произведение, компания, взявшая на себя производство копий, предусмотрительно снизила тираж до 5 000. Так или иначе, тираж разошелся, а у Ино был готов материал для нового альбома, получившего название "Here Come The Warm Jets" (правда, как оказалось потом, не целиком: три композиции были дописаны прямо в студии). После короткой передышки, хватившей лишь на реализацию предыдущей работы, выходит сингл "Seven Deadly Finns", и Брайен начинает понимать, что ему перестает нравиться то, что он делает. "Фактически я стал перед необходимостью начинать новую карьеру. Вы знаете о типичном стиле жизни рок-звезд: альбом, тур, двухнедельный отдых, альбом, тур и так далее. Я же ненавидел роль такого лидера, который должен быть театрален, эпатажен и харизматичен, ну, как всегда и везде." Судьба распорядилась иначе: коллапс правого легкого автоматически положил конец всем этим задачам и дал время поразмыслить о том, стоит ли заглатывать снова крючок, с которого уже однажды удалось соскочить. "Я
решил, что абсолютно не хочу становиться звездой, потому что это сделает неизвестным то, что я действительно хочу сделать. Популярность ограничит и свяжет рамками то, что для правильного восприятия должно быть свободным и независимым от чьего-то мнения обо мне лично. Я решил, что предпочту запись живому исполнению (честно говоря, мне не очень и хотелось снова появляться на сцене)". После болезни Брайен еще не раз обращал свои мысли вспять, исследуя причины своих успехов и промахов, взлетов и падений. Первым, что легло "под микроскоп", был альбом "Here Come The Warm Jets", для которого Ино проводил рекламный тур по Америке в 1974 году. "Говоря об этом альбоме, - вспоминает Ино, - я дал 48 интервью в одном лишь Нью-Йорке. Теперь, применив свои методы работы с воспоминаниями, я мог реально оценить то, что сделал и чего не смог. И оказалось, что половина работы мне совсем не нравится, а некоторые композиции кажутся чуть ли не идиотскими: например, слова в "Some Of The Are Old". Обдумав и взвесив все эти домыслы, я снова вернулся к ним, когда заканчивал альбом, названный мною "Before And After Science". Работая над ним, я не стремился сделать его лучше, чем он получится. В этом есть своя скрытая мистика - когда делаешь что-то не задумываясь, получается гораздо лучше, нежели когда пытаешься сделать что-то на потребу публике (тогда это уже как бы не твоя вещь). Несколько изменился подход к вокальным партиям и текстам - если в первых работах они просто давали работу голосу как еще одному инструменту, то теперь, если слова не добавляли в композицию ничего особенного, я от них избавлялся. Другой проблемой чаще было то, что мне просто нечего было сказать, но в то же время я ощущал ужасную потребность и желание об этом написать. Написать о том, что говорить, собственно, не о чем. Странно, не так ли? Тем не менее все выливалось в эссе, лекции и, само собой, песни. Мне нравилось то, что сказать что-то, в принципе, можно и совсем не обязательно придавать этому какое-то значение, как в песне "Dead Finks": "Скажите, сэр, вы собрались куда-то пойти? / Ведь я вижу, что связаны ноги у вас, / В саквояже лишь хлам, ничего больше там не найти. / Потому мне так странно и больно сейчас?" Эмоции и ощущения - ничего больше; сразу рождается картинка: парень-пустозвон дает что-то наподобие ничего не значащего интервью. Я решил для себя, что такая изобразительная лирика - это гораздо лучше, чем песенки о любви. Правда, это не говорит о том, что в других альбомах песен о любви тоже не будет."
Однажды в Сан-Франциско на витрине одного из бесчисленных магазинчиков "китайского квартала" взгляд Ино выхватил открытку, изображавшую сцену из китайского фильма-балета "Taking Tiger Mountain (by Strategy)": "Как это замечательно! Вот поэтика, которую я так долго искал: "Tiger Mountain" - в этом было что-то народное, древнее, благоухающее и "By Strategy" - такое величественное и современное". Большинство критиков восприняло появление альбома Брайена Ино "Taking Tiger Mountain (by Strategy)" в привычных рамках представлений о том, как работают музыканты, поэтому для них это была третья по счету полноформатная работа Ино после эффектного разрыва с ROXY MUSIC. Они пытались проводить параллели и много говорили о влиянии различных исполнителей, таких, например, как John Cale или Robert Wyatt, которые действительно принимали участие в проектах Брайена и питали симпатии к его идеям и взглядам. На деле "Taking Tiger Mountain (by Strategy)" был скомпонован и записан таким образом, что влияние на идею целиком мог оказать разве что Господь Бог: была сформирована картотека из шестидесяти четырех карточек, содержащих советы, пожелания, технические детали. Растасованные в совершенно произвольном порядке карточки по мере выпадания определяли последовательность действий, идейное содержание и даже способы звуко-извлечения, а также использование (или не использование) определенных музыкальных инструментов. Это было одним из первых применений "Обходных Стратегий" ("Oblique Strategies"). Таким образом, я обрел отправную точку и стал шаг за шагом расширять пространство вокруг нее. По приезде в Нью-Йорк я завис на некоторое время у подруги (ее звали Рэнди). Мы приняли дозу мескалина и погрузились в красочные грезы, в которых группа девушек пела сказочными голосами команде моряков, только что сошедших со своего корабля. "Мы - это 801", - пели они. - "Мы - это основная материя". Я проснулся в отличном праздничном настроении, так как это были первые строки в совершенно новом для меня стиле. Я не знал умом, что в этом есть что-то уникальное, просто душа моя пела: "Христос, конечно, это преходяще, но так интересно! В конце концов это не так уж специфично, ведь ты знаешь?!" Вернувшись домой, в Лондон, Ино стал перебирать сотни лент с музыкальными фрагментами, накопленными за десять лет работы. Энтузиазма и энергии, полученных в результате столь неожиданного озарения, хватало с излишком. Ино позвонил Филу Манзанера и попросил помочь в работе. Что из этого всего получилось? Получилось то, что из отрезков пленки с записанными битами и музыкальными фразами, которые Брайен отдал Филу, было составлено единое целое произведение, так как Манзанера понял его идею без объяснений. Работа называлась "The True Wheel" и содержала фрагменты для "The 801". Песни из всего этого материала делались примерно так: когда была готова музыкальная основа, Ино отмечал для себя отрезки, которые должны были, по его мнению, содержать слова, и, прокручивая их многократно, напевал при этом то, что приходило в голову. Что казалось дельным, записывалось. Записи имели вид картотеки, при помощи которой начальные абстрактные мысли постепенно обретали конечную форму. Полуавтоматический процесс по своей сути - конвейер. Альбом увидел свет в ноябре 1974 года, Ино был им очень доволен и с нетерпением ждал реакции музыкальных критиков. Но первая же публикация (это была статья Пита Эрскина из "New Musical Express") его убила: там было написано, что единственной хорошей вещью в альбоме было соло в композиции "China, My China". Большинство других статей содержало в целом положительные и даже восторженные отзывы, но первая...
Ино был очень сильно расстроен, так как считал "The 801" лучшей своей работой за последние годы. Опыт работы с живыми исполнителями, включающий в себя концертные выступления, редко вызывал у Ино положительные эмоции. Скорее даже наоборот - это приводило его зачастую в глубокое депрессивное состояние, но именно депрессии давали возможность и время для качественной переоценки избранного пути и выбора направления дальнейшей деятельности. Ощущение всепоглощающей темноты и близкой смерти словно стряхивало с глаз невидимые шоры, позволяя трезво и непредвзято смотреть на окружающий мир, и все ключевые моменты жизни, вызывавшие коренные изменения в ее ходе, были буквально пропитаны им. Если бы ощущение приходило следом, после того, как что-то уже произошло, об этом вряд ли стоило даже упоминать, но, по словам самого Брайена, сперва было чувство, потом - мысли, им вызванные, и только уже потом - события. Прозрение или предвидение? Называйте как хотите. Ино даже винил себя за то, что позволял разрушительным эмоциям брать вверх над собой, что приводило к различного рода происшествиям (как в случае, когда его, возвращавшегося с сессии на Island Records, сбило такси, заставив пролететь по воздуху почти сорок метров, после чего он, упав на стоявшую неподалеку машину, едва не размозжил себе голову и получил довольно тяжелые повреждения). Такое случалось нечасто и сопровождалось практически тотальными изменениями способов решения насущных проблем в области творчества. Проходя курс восстановительного лечения после "встречи" с такси, едва не ставшей фатальной, Ино находился в состоянии "взвинченной дезориентации". Лишенный даже способности говорить, не зная, навсегда ли это или все пройдет с исчезновением последствий сотрясения мозга, он очень опасался того, что мозг серьезно поврежден и мыслительные способности никогда не вернутся к прежнему уровню. Однажды, в один из дней его долгого выздоровления, пришла Джуди Найлон, словно сказочная принцесса из прекрасного сна, и принесла записи произведений для арфы, исполненные отточено и виртуозно.
Когда она появилась в другой раз, Ино проковылял к магнитофону и поставил альбом, принесенный ранее, на проигрывание. В комнате царил полумрак, и за окнами вовсю лил дождь. Необычные звуки неожиданно потекли из динамиков - один из стереоканалов не работал, а другой начал воспроизводить обратную сторону, причем задом наперед. Лента оказалась заправленной изнаночной стороной наружу, но сил встать и все исправить уже не было. Ино погрузился в необычное состояние, вызванное болеутоляющими, которыми его пичкали ежедневно, и усталостью от проделанной только что работы, слушая при этом музыку, как никогда ранее. "Это был очень приятный эксперимент. Мне показалось, что я чувствовал себя так, как чувствуют айсберги, слыша, словно случайно, отзвуки музыки, доносившиеся поверх мерного, убаюкивающего шепота дождевых капель, после чего я провалился куда-то снова, уже ничего не слыша и не видя вокруг себя", - вспоминает Ино. - Отсюда и взялась идея о музыке окружающей среды, на мой взгляд, довольно серьезная и концептуальная. Вовсе не вздор, как считали почему-то многие. Мне показалось, что я нашел нечто, простирающееся между экстремально прекрасным и невыразимо обычным и повседневным". Время не стояло на месте, и свою новую работу Брайен Ино завершил 9 мая 1975 года. Она вобрала в себя видение нового стиля и называлась "Discreet Music". Это и по сей день одна из его любимейших работ. В ней Брайен отказался от ставших уже привычными петель закольцованной пленки и не стал выдумывать сумасшедшие эффекты для гитары Фриппа. Он наиграл короткие музыкальные фразы на синтезаторе и наложил на них комплексную фонограмму, сделанную из множества вручную подобранных фрагментов, в основном перевернутых и прокрученных в два раза медленней, чем при записи. Особенностью было то, что на разной громкости эти фрагменты звучали по-разному, но не доминируя при этом и не пропадая из поля внимания, что придало альбому калейдоскопическую яркость и свежесть. Работа с материалами подобного рода привела к созданию сауднтреков для кинофильмов, где очень важно было создать эмоциональный, но в то же время не отвлекающий внимания зрителя фон для происходящего в данный момент на экране.
Следующим альбомом, где продолжалось развитие данных идей, стал "Another Green World", для записи которого Ино пришел в студию, совершенно не подготовив предварительно никакого материала. Налегке. "Я решил, что если придешь в студию с демо-записью, то просто потратишь время, чтобы перевоссоздать то, что уже было. Причем, когда пишешь демо, не надо платить столько денег, как за студию, где можно потратить время и ничего не наработать. Первые четыре дня не принесли ничего, и я начал паниковать и склоняться к мысли о возврате к привычным методикам и способам своей старой системы. Но потом подумал: если не сейчас, то по-настоящему попробовать вообще вряд ли когда-нибудь удастся, - или так, или никак. Работа сдвинулась с мертвой точки почти сразу же после такого решения. Стали получаться вещи довольно-таки необычные, с совершенно необычным звучанием. Я взял напрокат орган на день и моментально написал "Golden Hours", и "Sky saw" также была результатом использования специфического звука. Работа целиком, конечно же, была закончена вовремя, - вспоминает Ино. - Но как вы думаете? О чем это я сейчас рассказывал? Получилось, что так или иначе направление работы было заложено задолго до того, как я к ней приступил, то есть, собираясь сделать что-то действительно новое, я все равно вернулся к тому, с чего начинал, - как в фантастическом рассказе, который был прочитан мной накануне, где звездолетчики пролетели всю вселенную и нашли там, на краю вечности, такую же Землю, населенную такими же людьми. Стоило ли куда-то лететь? Все, что остается, - это просто думать, что "должно быть что-то еще" или "должно быть нечто большее, чем все это."
По мнению критиков, этот альбом не имел той энергии и динамической мощи, которыми обладали такие работы Ино, как "Takin Tiger Mountain" и "Here Come The Warm Jets". "Another Green World" - это коллекция скомпилированных фрагментов времени, которые останутся лишь отпечатками того, что никогда не станет целым. Все проникнуто настроением ледяного безмолвия и ленивой, безразличной силы. Слово "ледяной" для описания этой музыки подходит как нельзя более кстати, и те, кто слышал другие работы Ино, не найдут в ней ничего, что изменило бы их мнение о музыке Брайена в целом. Следующим альбомом после "Another Green World" был "Before And After Science". Перерыв между ними составил почти два года, за которые Брайен создал 120 различных треков. Не все они определялись каким-то общим направлением, их вообще было трудно оценивать иначе, как по отдельности. Процесс отбора материала напоминал плавание в открытом море без компаса, руля и ветрил, и то, что получилось в результате, если оценивать с точки зрения идейной содержательности и смысловой нагрузки, можно было соотнести с состоянием полномасштабного интеллектуального кризиса. "Я откладывал работу над "Before And After Science" три раза, что было обусловлено чрезмерной усталостью, доходившей до болей в сердце. Я думал, что вряд ли сделаю что-нибудь еще в плане музыки, не в том смысле, что вообще ничего, а в том, что вряд ли это будет чем-то для меня новым. Этот внутренний кризис был очень глубок, и мысли, вертевшиеся в моей голове, звучали примерно так: "Ты словно дилетант. Ты ничего не делаешь с должным усердием, а это разлагает." Каким образом сделать так, чтобы мне нравилось то, что я делал? Роберт Уатт сказал мне однажды, что нельзя так долго оставаться с тем, что уже прошло и должно быть отброшено. И я понял, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Тем более что это случалось не раз и не два - привычные мысли и представления становились слишком малы, чтобы вместить нечто, уже стоящее на пороге. Отражение этой проблемы нашло место и в названии работы - понятие "science" (наука) как определение технических и прикладных знаний и понятия "before" (до, перед) и "after" (после), взявшие слово "наука" в кольцо, воссоздав картину мира, где в Бесконечности Непознанного есть маленький островок человеческих представлений, который несоизмеримо мал в сравнении с тем, что окружает человека". Обложка альбома содержит четыре репродукции акварелей Питера Шмидта - коллеги и духовного наставника Ино. Один был художником, другой - музыкантом, но методы работы были практически одинаковыми - и тот, и другой использовали технические приемы лишь как средство, ни в коем случае не ставя это целью. Фрипп сказал однажды: "Ты не можешь отказаться от техники выполнения работы во время работы - ты можешь работать вообще без неё или работать с ней. Никак не иначе.
Промежуточное состояние дает мыслительную слепоту, мешающую создать что-то новое, жадность, не позволяющую выйти за рамки привычного". Примерно в это же время Ино стал сотрудничать с Дэвидом Боуи, что вылилось в трилогию "Low", "Heroesand" и "Lodger". Эти три альбома, записанные совместно с Робертом Фриппом, многие фэны Боуи до сих пор считают вершиной карьеры Дэвида. По сути дела, работы хватало, но тем не менее Брайен продолжал свои эксперименты, сотрудничая (в качестве продюсера, а иногда и музыканта) с такими группами, как ULTRAVOX, CLUSTER, TALKING HEADS, а также собирая материал для альбома "Music For Films", представляющего из себя попурри из музыкальных фрагментов, предназначенных для конкретных кино-эпизодов. Изыскания привели не только к созданию этой работы, но и последующей, которая получила название "Ambient1: Music For Airports". Звучание было выдержано в духе глубокого проникновения в мир иррационального восприятия звуковых фрактальных массивов, создающих впечатление холода и безразличия окружающей реальности по отношению к человеку и его творениям. Этот альбом критики наших дней считают одной из первых эмбиентных работ. Звуки аэропортов, самолетов, взлетающих и заходящих на посадку, далекие голоса, шум залов ожидания... Атмосфера эта была очень близка и понятна Брайену, так как он много времени проводил в переездах. В 1979 году Ино направился в Нью-Йорк, где приступил к созданию серии вертикальных видеоинсталляционных фрагментов, выставки которых сопровождала его собственная эмбиентная музыка. Примерно в это же время он продюсировал альбом "No New York", над которым работали такие авангардные нью-йоркские музыканты, как CONTORIONS, DNA, TEENAGE JESUS AND THE JERKS и MARS. Следующая масштабная работа Ино называлась "My Life In The Bush Of Ghosts", которая создавалась совместно с Дэвидом Бирном (из TALKING HEADS). "Раньше я отчетливо осознавал, где проходит грань между коммерческим и экспериментальным в своих работах. Однако в последнее время эта грань все больше стирается. Причина этого в том, что записи, которые считаются "побочными", экспериментальными, на самом деле продаются и даже очень неплохо! А иногда оказывается, что даже лучше, чем остальные. Это явилось для меня большим сюрпризом. Я всегда приступаю к работе над проектом, имея в голове одну основную направляющую идею. И хорошо, если эта работа окупается. Дело в том, что когда я делаю записи с TALKING HEADS, мы можем ожидать в будущем, что продадим 350000-400000 копий, и это дает нам возможность спланировать приблизительный студийный бюджет. В других случаях, например с тем же Джоном Хэсселом или Харольдом Баддом, когда нельзя предугадать возможное количество продаж, бюджет работы значительно урезается. Сказать по правде, на качестве идей это все не отражается. Мне нравится работать как с низко бюджетными проектами, так и с фешенебельными и дорогими", - говорит Ино. Альбом представлял из себя сложную смесь радиофонов, мусульманских и евангелистских песнопений вперемешку с фанком и хай-тековой электроникой, замешанной на африканских ритмах. Такое специфическое название возникло благодаря одноименной новелле Amos Tutuola, рассказывающей о маленьком мальчике, убежавшем из дома и случайно попавшем в необычный мир, населенный духами.
"В последнее время очень сильно ощущается влияние африканской культуры на современное общество, потому что там истоки всей нашей цивилизации, и многие люди ощущают созвучие этих идей со своими. Большинство этих мыслей я почерпнул из бесед со своим другом трубачом Джоном Хасселом. Мы обсуждали вопросы взаимосвязи примитивного и футуристического и пришли к выводу, что так или иначе архетипы старого восприятия мира просто приобретают новую форму, не меняясь по своей сути. Все зависит лишь от грамотности подачи материала." Откуда берутся идеи? Ино всегда писал свои произведения таким образом, что трудно было точно сказать, где и когда зародилась та или иная мысль. Даже в свою бытность рок-звездой, когда идея приходила в его голову, он перепоручал ее множеству записных книжек, где она ждала своего часа в виде опрятной каллиграфии или аккуратнейшим образом выполненных диаграмм, и только потом уже он искал пути воплощения всего этого богатства в музыку. Все виды интересных предложений пришли именно из записных книжек. Была также "конторка" с карточками, своеобразная картотека под названием "косвенные стратегии". Если вы столкнулись с той или иной проблемой, то выбранная наугад карточка могла помочь каким-нибудь дельным советом типа "гордись своей ошибкой, словно она была запланирована" или что-то в этом роде. Эти записки никогда не публиковались, но многое из этой прикладной мудрости просочилось в работы, вышедшие толстым томом под названием "Год со вздутым аппендиксом". Они содержали дневники времен, когда он работал с Паворотти, Дэвидом Боуи и U2, а также выполнял роль распорядителя художественной выставки в Уэмбли, плюс короткие эссе, истории, размышления, изыскания в области космической психиатрии, ключевые вопросы (с объединением в "зоны прагматического обмана") и реабилитации термина "претенциозный". Мысли Ино все еще разделяют людей на два враждующих лагеря. По одну сторону те, кто полагает, что его научные идеи ведут к эмоциональной стерильности, по другую - те, кто открылся его концептуальной свежести, которую он принес консервативному миру. Само собой эти схемы выхолащивают эмоции не более, чем, например, изобретение саксофона, все зависит от точки зрения.
Конгломерат последних идей Ино основан на интересе к методологии, в частности на неудовлетворенности тем, каким образом используются компьютерные технологии. Многие из его работ были переизданы на CD-ROM'ах, и это дико выводит его из себя: "Каждый, даже моя тетя, мечтает выпустить свой CD-ROM, но вовсе не потому, что это творческое проявление, а просто потому, что они станут одними из тех, кто это сделал". Для Ино проблема заключается в их внушаемости. Взамен этого он предлагает собственный метод использования компьютера, предназначенный преобразовать мертвые музыкальные технологии посредством того, что он называет "генеративной музыкой", в активные творческие системы. Основу идеи зародили программы, известные под названием screen savers, которые создают постоянно изменяющиеся блоки изображений, когда компьютер отдыхает. Они продуцируют новые картинки без участия кого-либо, ограниченные лишь сложностью установок программы, вне временных рамок. В этом Ино увидел логическое продолжение своих собственных идей, берущих начало в использовании открытий Стива Рэйча в области звукозаписи в начале 70-х. Использование двух зацикленных кусков магнитной ленты, наложенных и сонаправленно движущихся без синхронизации, давало совершенно опустошительный эффект. Две мелодии протекали друг сквозь друга, постоянно меняясь, давая все новые и новые сочетания. В приложении же к системной компьютерной музыке это выглядело примерно так: необходимо произвести ряд операций и начальных процедур, после чего предоставить им свободу для дальнейшего саморазвития. "Я всегда был несчастен из-за того, что живое, развивающееся исполнение, записанное на носитель и проданное людям, это уже просто запись, которая повторяет сама себя и никогда уже не изменится. Поэтому я и разработал идеологию, вылившуюся в создание программы Koan и Koan Pro в дальнейшем. Вы вводите в систему правила игры, и она начинает выдавать для вас музыку. Эта сила может создать нечто настолько запредельное, что невозможно даже вообразить, ведь можно услышать лишь часть, ограниченную временем, но никогда все целиком. То, что можно создать музыку, которая способна жить сама по себе, радует и пугает одновременно", - говорит Ино. - Продукт обычно просто сохраняется компьютером, а не разрабатывается им, в отличие от того, как я им пользуюсь. Для меня это область комплексного изменения мышления относительно "делания" и "думания" об искусстве вообще. Мы имели тридцать тысяч лет музыки, которая никогда точно уже не повторится. Каждый перфоманс оркестровой музыки является лишь индивидуальной интерпретацией каждого. Но потом появился восковой цилиндр, шеллаковый и виниловый диски, магнитная лента, компакт-диск, удобные для использования практически везде. Генеративная музыка - это новый способ работы с комбинациями самой разной - как живой, так и записанной - музыки: как живая, эта музыка всегда разнообразна, как записанная - она свободна от пространственно временных ограничений. То есть теперь есть три альтернативы: живая музыка, записанная музыка и музыка генеративная."
В результате создания чего-либо нового всегда возникает ряд этических и коммерческих проблем: кто же является настоящим хозяином конечного продукта. "Фактически все эти правовые системы должны быть рано или поздно отброшены за ненадобностью, потому что они не способны что-либо защитить. Допустим, я продал свой метод кинопродюсеру, который посредством этих программ записал саундтрэк к своему фильму. Его эта музыка или моя? Или мы получим по 50% со сбора? На самом деле тот же блок информации сможет произвести нечто другое, совершенно другое. И к этому не придерется никакой налоговый инспектор. В этом и заключается коренное отличие и глубокая важность генеративной музыки - она существует лишь в реальном времени, постоянно обновляясь словно вода в реке. Она не может быть переделана или переаранжирована - либо она такая, какая есть, либо это - нечто совершенно другое. Я думаю, что наши внуки увидят, насколько это классно, и будут очень сильно недоумевать по поводу того, что их предки слушали неизменные, повторяющиеся композиции, которые всегда были одними и теми же. Возможно… Но, с другой стороны, это место на кассете так замечательно, здесь так красиво звучит колокол, переплетаясь с мелодией, что мне хочется послушать это еще и еще и еще раз…" Эпилог После издания альбома "My Life In The Bush Of Ghosts" Ино продолжает сотрудничать с Дэвидом Бирном, и через некоторое время выходит "The Jezebel Spirit". Увлечение видео привело к созданию двух полномасштабных работ "Mistaken Memories Of Medieval Manhattan" и "Thursday Afternoon". Первая работа явилась компиляцией фрагментов, которые были отсняты в течение пятилетнего (1979-1983) периода его жизни в Нью-Йорке, и представляла из себя 82 минуты уносящихся вдаль облаков, фонтанов и радужных бликов. По мнению автора, это было сплавом ностальгии и надежд человека, находящегося далеко от родины и выброшенного прочь из рамок привычного мира. Вторая видео работа была более прагматична по своей сути, но только на первый взгляд. Сделанная для концерна Sony, она представляла из себя серию видео зарисовок обнаженной женской натуры, снятой в Сан-Франциско. Музыкальная подкладка была выполнена в духе "Music For Films" и "Ambient 1: Music For Airports". В 1982 году появляется альбом "On Land", посвященный местам, где прошло детство Брайена, наполненный звучанием природы и далекими воспоминаниями. Вслед за этим появились такие альбомы, как "Music For Films Vol.2, Vol.3", "Apollo - Atmospheres & Soundtracks", "Nerve Net", "The Shutov Assembly", "Neroli", "Instrumental (3-CD)", "Vocal (3-CD)", "The Drop". Благотворно сказалось на творчестве Брайена его сотрудничество с братом Роджером. К сожалению, газетная площадь не безгранична, и мы вынуждены заканчивать наш рассказ о пионере, первопроходце, философе и музыканте, основателе британской электронной школы и замечательном человеке, носящем имя Brian Peter George St. John le Baptiste de La Salle Eno.
Cozy Powell /Colin Fluks/Биография Cozy Powell /Colin Fluks/:
Колин Флукс (таково его настоящее имя) родился 29 декабря 1947 года в графстве Глостершир. Первой группой, членом которой стал Кози, была "The Sorcerers" (впоследствии "Youngblood"). В эту команду его пригласил клавишник Пит Болл, у которого были два брата (Денни и Дэйв), имевшие в свою очередь собственную группу.
Впоследствии вышло так, что Дэйв переманил Пауэлла в свою банду и в конце 60-х барабанщик работал с двумя другими Боллами под вывесками "Ideal milk", "Ace Kefford stand" и "Big Bertha". Все эти проекты были недолговечными и уже в 1970 году Кози перебрался в группу Джеффа Бека (на первых порах с ним был и Денни). Именно в рядах "Jeff Beck group" состоялся студийный дебют Пауэлла. В конце 1972-го Кози воссоединился с братьями Боллами в проекте "Bedlam". Коллектив выпустил всего один альбом и распался.
Cozy PowellОднако в это же время Пауэлл обрел успех. Под руководством владельца "RAK" Микки Моста он выпустил три сольных сингла, один из которых ("Dance with the devil") занял третью строчку в британском хит-параде. После этого Кози собрал группу имени себя самого, "Cozy Powell's hammer", где отметились такие личности как Дэн Эйри, Берни Марсден и Нил Мюррей. Эта команда не оставила после себя студийных альбомов и в апреле 1975-го была распущена. В августе того же года Пауэлл вошел в состав легендарных "Rainbow". Здесь он задержался относительно надолго и выпустил с командой Блэкмора четыре альбома.
В 1979 году барабанщик нашел время для работы над сольной пластинкой. Для записи этого инструментального альбома Кози набрал весьма неплохой состав: Гэри Мур, Клем Клемпсон, Джек Брюс, Дон Эйри. Второй сольник вышел в 1981-м, и в этом же году Пауэлл участвовал в записи альбомов Грэма Боннета и "Michael Shenker group". Следующие работы Кози были не менее важными – помимо собственной пластинки "Octopus" барабанщик потрудился на альбомах Роберта Планта, Джона Лорда и "Whitesnake".
Cozy Powell В 1985-м Пауэлл вошел в состав супергруппы "Phenomena", а в 1986-м заменил Палмера в "ELP". После кратковременного сотрудничества с "Blue murder" и Гэри Муром Кози оказался в рядах "Black Sabbath". Здесь он проявил свои способности не только как ударник, но и выступил сопродюсером альбомов "Headless cross" и "Tyr". В 1991 году Кози работал с Брайаном Мэем, а в 1992-м от безделья гастролировал с реанимированным "Cozy Powell's hammer". В том же 1992-м вышел четвертый сольник Пауэлла, записанный с помощью таких "сессионщиков" как Джон Лорд, Брайан Мэй, Стив Люкатер, Джон Дикон и других не менее именитых друзей Кози.
В 1995 году барабанщик вновь трудился во славу "Black Sabbath", а в 1996-м помог Питеру Грину вернуться на большую сцену. Последними значительными работами музыканта были его участие в записи "Facing the animal" Ингви Мальмстина и сотрудничество с командой Брайана Мэя. Великий ударник многое еще мог бы сделать в своей жизни, но этому не суждено было сбыться. 5 апреля 1998 года Кози Пауэлл погиб в автомобильной аварии. Его последний сольный альбом был издан уже посмертно.
Биография Фила Коллинза (Phil Collins)
Настоящее имя: Филипп Дэвид Чарльз Коллинз (Phillip David Charles Collins)
Дата рождения: 30 января 1951 года
Место рождения: Чисвик (Chiswick), Англия.
Инструменты: профессиональный ударник, певец.
Один из самых богатых людей в рок-музыке, участник легендарных Genesis и джаз-роковых Brand X, Фил Коллинз (Phillip David Charles Collins) родился 30 января 1951 года в Чисвике (Chiswick), расположенном в Англии. В 1964 году участвовал в качестве поющего актера в лондонском мюзикле "The Artful Dodger" и других постановках.
В музыкальной карьере он прошел огромный путь - от истоков арт-рока до легендарной суперзвезды. Его личность вызывает уважение у всех, кто знаком с ним лично или заочно. Среди его наград - 7 "Грэмми" и "Оскар".
Один из самых значительных моментов в его жизни произошел в 1970 году, когда Фил откликнулся на объявление в музыкальном журнале "Мэлоди Мэйкер". "Ансамбль ищет ударника с хорошим чувством акустики" - гласило объявление. Ансамблем оказалась Genesis - группа, которую организовали выпускники частной школы. Фил сразу же был принят в состав группы. После того, как в 1974 группу покинул ее основатель Питер Гэбриэл (Peter Gabriel), встал вопрос о новом вокалисте. Коллективом было прослушано более четырехсот претендентов, но в конце концов группа решила отдать микрофон своему ударнику, Филу Коллинзу. А этот момент стал одним из самых значительных уже не только для Фила, но и для самой группы.
Свою сольную карьеру Фил начал в 1981 году, еще при активном участии в Genesis (где он подвизался как барабанщик и бэк-вокалист). Коллинзу исполнилось 30 лет, когда выпущенный им первый сингл "In the Air Tonight" стал хитом №2 в английском хит-параде. В США одноименная песня прочно вошла в Top 20. Дебютный соло-альбом Коллинза "Face Value" стал более успешным, чем любой из дисков Genesis до этого.
Не меньшего умпеха добились и такие альбомы исполнителя, как "No Jacket Required" 1985 года и "But Seriously", выпущенный в 1989 году. За период с 1984 по 1990 годы его композиции 13 раз возглавляли штатовские чарты. Все альбомы Коллинза были крайне успешны с финансовой точки зрения. Более чем хорошо продается и компиляция лучших вещей 1998 года, просто названная "Hits".
Надо отметить, что как только Фил занял место вокалиста в Genesis, группа начала добиваться все большего коммерческого успеха, при этом, однако, не скатываясь до откровенного поп-рока. В частности, альбом 1978 года "And Then There Were Three ..." стал золотым, а "Duke" продавался и того лучше. До этого он был известен "всего лишь" как очень хороший ударник и певец, каким-то чудом заменивший, казалось бы, незаменимого Питера Гэбриэла. Тогда, в 1980-м, крепко сбитая "Misunderstanding" попала в американский Тор-15, а изумительная "Please Don`t Ask" стала фактически исповедью Коллинза, положенной на музыку. Правда, через год оказалось, что его признания в любви были как бы преждевременными: именно уход первой жены Коллинза Андреа стал толчком к написанию и лейтмотивом его первого, очень личного и очень успешного сольного альбома.
"Face Value", появившийся в феврале 1981 года, немедленно утвердил Коллинза в качестве незаурядного композитора. Фил пригласил на запись 9 музыкантов (среди них Эрика Клэптона и Альфонса Джонсона из WEATHER REPORT), духовую секцию из американской группы Earth, Wind & Fire (он будет использовать ее постоянно), струнную группу из 16 человек и даже детский хор одной из церквей Лос-Анджелеса. Сам Коллинз сыграл на десяти инструментах.
Голос Фила звучал по-новому и более проникновенно, что дало повод считать его вокальные способности как ранее недооцененные и в достаточной степени невостребованные. Большинство композиций альбома были очень эмоциональны и проникнуты чувством острого одиночества и обиды, связанными с уходом жены, - меланхоличная баллада "If Leaving Me Is Easy" с гитарой Эрика Клэптона, холодная, но с красивым фортепианным сопровождением "You Know What I Mean", написанная под влиянием музыки соул "This Must Be Love", и др.
Однако изюминкой альбома стала завораживающая, с медленно нагнетаемым внутренним напряжением "In The Air Tonight", в финале которой ритмично работающая в течение всей песни драммашина сменяется яростным шквалом настоящих ударных. Усидеть было просто невозможно. Альбом завоевал мировую известность и находился в чартах более 5 лет. "In The Air Tonight" стала хитом года и визитной карточкой Коллинза на концертах.
Второй альбом "Hello, I Must Be Going" (ноябрь 1982) стал логическим продолжением первого как в музыкальной стилистике, так и в лирике. Правда, основной темой теперь стали уже как бы пережитые страдания и поиски выхода из душевного кризиса. Кавер-версия хита 1966 года легендарных Supremes "You Can`t Hurry Love" стала очередным хитом, а весь альбом, как и первый, - мультиплатиновым.
Повторный брак со школьной учительницей Jill Tavelman вроде бы успокоил Фила. Чета Коллинзов поселилась в большом поместье площадью 6 гектаров около городка Гилдфорд (графство Сарри) рядом с Fisher Lane Farm, известной студией Genesis.
Третий альбом "No Jacket Required" (март 1985) имел, как и два предыдущих, фирменное оформление (лицо Коллинза крупным планом в разных ракурсах) и очередную порцию боевиков - "Sussudio" и "One More Might" возглавляли хит-парад в США. Награды посыпались одна за другой. Альбом был признан лучшим альбомом 1985 года в Англии и США и до сих пор является самым продаваемым в его карьере (10 млн. экземпляров). Коллинз удостоился также титула лучшего артиста и продюсера года.
Новый альбом пришлось ждать 4 года, но появившийся в декабре 1989 года "...But Seriously" превзошел все ожидания. Он 15 недель подряд возглавлял списки английских бестселлеров и стал самым быстро продаваемым альбомом в истории грамзаписи. Любовная лирика отошла на второй план, и Коллинз не без успеха запел не о собственных переживаниях, а о страданиях бездомных ("Another Day In Paradise"), конфликтах в Ирландии ("That`s Just The Way It Is"), расистских репрессиях в ЮАР ("Colours"). Музыкальную основу альбома составляли ставшие уже легко узнаваемыми бархатно-тягучие мелодии с успокаивающей простотой и среднетемповые композиции, обильно "смоченные" духовой секцией Earth, Wind & Fire. "Do You Remember" была названа самой часто исполняемой песней года.
26 февраля 1990 года Коллинз отправился в мировое турне под названием "The Serious Tour", имевшее грандиозный успех. За 9 месяцев было дано 127 представлений в 59 городах 16 стран мира, включая четырехдневный аншлаг в нью-йоркском "Madison Square Garden". Лучшие записи тех концертов попали на сборку "Serious Hits... Live" (1990).
Казалось, все было хорошо, награды продолжали сыпаться как из рога изобилия. У них с Джилл родилась дочь Лили. Коллинз выигрывает в пользу своих детей от первого брака (сын Саймон и дочь Джоули) судебную тяжбу у Андреа, пытавшуюся стать единоличным владельцем дома в Ванкувере (Канада) стоимостью 1,4 млн. долларов. В марте 1992 года Коллинз покупает за 8,5 млн. долларов бывшее владение Коула Портера в Беверли Хиллз и ... тайно встречается с Лавинией Хадсон, которую знал еще с юношеских лет.
У Коллинза опять начались личные проблемы, и его очередной альбом "Both Sides" (ноябрь 1993) это подтвердил, став таким же личным, как и "Face Value". Правда, на этот раз Коллинз был более осторожен и публично не высказывался о своих чувствах, поэтому многих тогда сильно удивило, почему это вдруг Фил опять занялся уничижительным самоанализом - многие думали, что его второй брак с Джилл был счастливым. Но мощная, мрачная лирика альбома и тревожные, не дающие покоя повествования о любви, раскаянии и месте в обществе свидетельствовали о том, что Коллинз записал личный альбом в более широком понимании этого слова. Фил не потерял нюх на приличные мелодии, но песни на "Both Sides" получились по звучанию более резкими, чем большинство предыдущих работ. Возможно, многим фанам альбом не понравился, но по уровню художественного исполнения он один из лучших в карьере Коллинза.
Финал очередных семейных неурядиц наступил в 1994 году. 26 апреля после единственного концерта в Италии в рамках "Both Sides Tour" Коллинз уезжает в Лозанну и встречается уже с новой пассией. Ею стала 22-летняя брюнетка Orianne Cevey. В июле 1994 года, будучи на гастролях в Америке, Фил посылает Джилл факс, в котором сообщает ей все. Английская пресса устраивает Коллинзу настоящую абструкцию, он не может спокойно выйти на улицу. Разъяренная Джилл требует в качестве компенсации виллу в Беверли Хиллз и 40 млн. долларов впридачу. Коллинзу пришлось даже отменить два концерта в Шеффилде осенью 1994 года, сославшись на проблемы с голосом. Фил покупает для Орианны дом в предместьях Женевы и переезжает жить в Швейцарию.
В Женеве Коллинз записывает свой последний и самый неудачный альбом "Dance Into The Light" (октябрь 1996). Он стал не только возвратом к музыкальному стилю, вознесшему его на вершину славы в 80-х годах, но, может быть, и первым серьезным испытанием для всей успешной карьеры.
Трудоголик или труд музыканта:
Фил Коллинз - настоящий трудоголик, сидеть без дела он просто не может. Складывается впечатление, что каждую минуту он над чем-то работает. Едва его приняли в Genesis, как он тут же устроился маляром на стройку, потому что остальные участники группы разъехались на каникулы.
В составе Genesis Коллинз постоянно участвовал в записях на стороне, с каждым годом делая это все чаще и чаще, пока наконец на завел целую группу Brand X. В отличие от Genesis она играла джаз-рок и целиком основывалась на принципах импровизации. Коллинз вспоминал: "Мы хотели просто играть, задать всем жару". Записав вместе с Brand X в 1976-82 годах шесть приличных альбомов, Коллинз почувствовал, что две группы он не потянет, и тихо ушел.
Но единовременные "отлучки" остались: в качестве ударника Коллинз помогал записывать альбомы многим музыкантом - как известным, так и не очень (ну кто сейчас знает, кто такие Wilding Bonus или Cafe Jacques?). Список известных включает в себя Brian Eno, Mike Oldfield, Robert Fripp, Peter Gabriel, Tina Turner, группы Thin Lizzy, Camel, Tears For Fears, не говоря уже О Robert Plant, Paul Mccartney и Eric Clapton. "Музыканты часто звонят мне, и я не могу сказать "нет". Я всегда нахожу время", - объясняет Фил.
Со временем Коллинз стал также одним из наиболее востребованных продюсеров. Он работал с Eric Clapton, Adam Ant, John Martyn, Frida из Abba, Buddy Rich и др.
Настоящим прорывом Коллинза к статусу мега-звезды стало участие в акции "Live Aid", самом большом музыкальном событии всех времен. 13 июля 1985 года Коллинз после выступления со Стингом на стадионе "Wembley" в Лондоне пересек океан на сверхзвуковом "Конкорде" и появился на стадионе Джона Кеннеди в Филадельфии за полчаса до начала американской части акции, где выступил в составе Led Zeppilin (!). Первоначально пересечь Атлантику должны были Duran Duran, но они повели себя не по-деловому, и Коллинз перехватил инициативу. Фредди Меркьюри, увидев его по телевизору выступающим уже в США, был просто поражен: "Похоже, этот парень никогда не остановится".
Английский журнал "Vox" как-то описал типичный распорядок дня Фила - там было расписано буквально все, даже 5-минутный перерыв для чая. К тому же Коллинз в отличие от большинства рок-звезд очень пунктуален. Дэвид Шефф, один из редакторов журнала "Playboy", бравший у Коллинза большое интервью, рассказывал, что назначил ему время в определенный день на 11 утра. "Фил перезвонил мне за 10 минут до назначенного времени. Любой, кто вращается в мире рок-н-ролла, знает, что такого просто не может быть", - удивлялся журналист.
Коллинз постоянно участвует во многих благотворительных акциях, оказывая поддержку различным медицинским, религиозным, молодежным фондам и организациям, заработав для них 20 млн. долларов. В 1994 году за этот вклад он был удостоен звания лейтенанта и получил Орден Королевы Виктории, которым в Англии награждают за выдающиеся заслуги перед монархом и королевской семьей.
Кстати, последний концерт Коллинза в составе Genesis был также благотворительным. Он состоялся 18 сентября 1993 года у развалин замка "Коудрей", близ городка Мидхерст в графстве Сассекс. Прощание получилось шикарным - подавали шампанское и "Шабле", на поле опускались парашютисты, требовался строгий костюм, и 3000 специально приглашенных гостей приехали исключительно на "роллс-ройсах" и "феррари". Genesis сыграли в пост-классическом составе (только втроем) четыре песни. Изумительный вечер завершился грандиозным фейерверком под музыку Генделя. Все собранные средства поступили на счет госпиталя Эдварда VII, занимающегося прогрессивными медицинскими исследованиями.
Начиная с 1982 года Коллинз принимает участие в ежегодных "Prince's Trust Rock Gala" - благотворительных концертах рок-звезд, организуемых и спонсируемых принцем Чарльзом. Коллинз был среди немногих, приглашенных на 40-летие принца Чарльза в 1989 году, где немало удивил всех, запросто отпустив комплимент Ее Королевскому Высочеству королеве Елизавете Второй ("А Вы неплохо свингуете в танце".) Принцессса Диана была большим поклонником Фила. Она покупала его записи, а любимым альбомом был "A Trick Of The Tail" взамен Genesis.
В последние годы Коллинз дал восемь концертов с Phil Collins Big Band, состоящей из 20 музыкантов, и сделал акустические версии своих хитов в ставшей популярной и почти обязательной программе "MTV Unplugged". Он спел также с Suzanne Vega, группами East 17 и Manhattan Transfer.
Джордж Мартин, продюсер легендарного "Сержанта Пеппера", сказал, что не уйдет на пенсию, пока не запишет tribute-альбом в честь The Beatles с участием Коллинза, которому он предложил спеть "Golden Slumbers". Фил согласился. Он продолжает работать: уже написал саундтрек для нового диснеевского мультфильма "Тарзан", и в 1999 вышел альбом Phil Collins & Big Band.
В своей соло-карьере Коллинз исполняет достаточно типичный, несложный поп-роковый мэйнстрим, вполне укладывающийся даже в рамки МТВ. Конечно, его музыка по-прежнему остается интеллигентной и достаточно умной, но, увы, ни с джаз-роковым, ни с арт-роковым творчеством певца и ударника не имеет ничего общего. Выпущенный в 1993 году диск "Both Sides" оказался первым, не достигшим верхних строчек хит-парадов и продаж. Тем не менее, последующий за ним альбом 1996 года "Dance Into the Light" восстановил положение. Свое отношение к современной музыке Коллинз формулирует достаточно просто: "Музыка может делать две вещи. Она может либо строить мосты между людьми и помогать им понять друг друга.
Фил Коллинз снялся во многих фильмах. Один из самых известных фильмов с его участием - "Бастер" (1988), лента про ограбление почтового поезда в 1963 году.
До свадьбы в 1999 с моделью из Швейцарии Орианной Фил был женат дважды. Первой его женой была Андреа Берторелли (свадьба в 1975), но она не выдержала частых гастролей и занятости Фила своей карьерой. У них было два ребенка - дочь Джоэл (приемная) и сын Саймон. Второй брак с Джилл Тэвелман (свадьба в 1985) также распался. От Джилл у Фила дочь Лили. Орианна в 2001 году родила Николаса - самого младшего на данный момент Коллинза.
Фил Коллинз известен не только музыкальной, но и благотворительной деятельностью. Репертуар Коллинза не ограничивается душевными мелодичными песнями про любовь (которые, кстати, написаны в результате собственных переживаний) - в своих песнях (и для собственного репертуара, и для Genesis) Фил поднимает важные социальные и моральные темы: военные конфликты, сложные отношения родителей и детей, жизнь бездомных и другие острые проблемы.
Со времени первого сольного альбома Фила Коллинза продано более ста миллионов копий его записей (без учета записей в составе Genesis).
Значительные события в жизни Фила Коллинза:
* 1951, 30 января, 00:05 День рождения
* 1969 Барабанщик в группе Flaming Youth
* 1970 Барабанщик в группе Genesis
* 1971 Genesis - альбом Nursery Cryme
* 1972 Genesis - альбом Foxtrot
* 1973 Genesis - альбом Selling England by the Pound
* 1974 Genesis - альбом Lamb Lies Down On Broadway
* 1975 Становится вокалистом в группе Genesis
* 1975 Первая свадьба Фила (жена - Андреа Берторелли)
* 1976 Genesis - альбом Trick of the Tail
* 1977 Genesis - альбом Wind & Wuthering
* 1977 Genesis - альбом Seconds Out
* 1978 Genesis - альбом ...And Then There Were Three...
* 1980 Genesis - альбом Duke
* 1981, февраль Первый сольный альбом Face Value
* 1981 Genesis - альбом Abacab
* 1982, ноябрь Второй сольный альбом Hello, I Must Be Going!
* 1983 Genesis - альбом Genesis
* 1984 Песня Against All Odds (Take A Look At Me Now) для одноименного фильма Against All Odds (Вопреки всем неприятностям)
* 1985, февраль Альбом No Jacket Required
* 1985 Вторая свадьба Фила (Джилл)
* 1985, 13 июля В течение одного дня Фил Коллинз участвует в концертах по обе стороны Атлантики: сначала в Лондоне (Великобритания) на стадионе Уэмбли в марафоне Live Aid, затем после перелета на "Конкорде" через океан - на стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии (США)
* 1986 Genesis - альбом Invisible Touch
* 1988, январь Сборник 12"ers
* 1988 Съемки в фильме Buster (Бастер>>) и звуковая дорожка к этому фильму
* 1989, ноябрь Альбом ...But Seriously
* 1990 Песня Another Day in Paradise две недели возглавляет американский хит-парад
* 1990, ноябрь Концертный альбом Serious Hits... Live!
* 1990 Альбом Seriously Orchestral - The Hits of Phil Collins (записан Королевским филармоническим оркестром без участия кого-либо из группы Коллинза)
* 1991 Genesis - альбом We Can't Dance
* 1991 Выход на экраны фильма Hook (Капитан Крюк>>), в которой Фил Коллинз сыграл эпизодическую роль Инспектора Гуда
* 1992 Съемки в фильме Frauds (Мошенники) в одной из главных ролей - эксцентричного страхового агента
* 1993 Художественный фильм по реальным событиям о истории возникновения СПИДа And The Band Played On (в русском прокате - Вирус>>) - небольшая роль директора сауны
* 1993 Прощальный тур с группой Genesis
* 1993 Уход из Genesis (место вокалиста занял Рэй Уилсон)
* 1993, ноябрь Альбом Both Sides
* 1994 Первая встреча Фила и Орианны, в которую он влюбился с первого взгляда
* 1996, 22 октября Альбом Dance Into The Light
* 1996 Формирование джазового Биг-бэнда для участия в фестивалях
* 1998, 6 октября Сборник ...Hits
* 1999, июнь Лос-Анжелесская аллея славы пополнилась звездой Фила Коллинза
* 1999, 24 июля После пяти лет счастливой совместной жизни Фил Коллинз и Орианна Сэви (Orianne Cevey) официально зарегистрировали свои отношения. Свадьба проходила в Лозанне (Швейцария) и на ней присутствовали более 300 гостей, среди них были Эрик Клэптон (Eric Clapton), Элтон Джон (Elton John) и Марк Кнофлер (Mark Knophler).
* 1999, 20 июля Джазовый альбом A Hot Night in Paris (Биг-бэнд Фила Коллинза), состоящий из репертуара Фил Коллинз и Genesis
* 1999 Genesis - сборник лучших песен Turn It On Again - The Hits
* 1999 Звуковая дорожка к мультфильму "Тарзан" производства Disney
* 2000, январь "Золотой глобус" за песню You'll Be In My Heart
* 2000, 26 марта "Оскар" за лучшую песню для мультфильма (You'll Be In My Heart, мультфильм "Тарзан")
* 2000, 4 июля Участие в концерте в Париже. Концерт был приурочен ко Дню независимости США и посвящался дружбе Франции и Америки
* 2000, 9 июля Биг-бенд Фила Коллинза получил титул Биг-бенд года. Церемония награждения Jazz Awards, которую организовали журнал Billboard и телеканал BET, была показана по телевидению 29 июля. Впервые в истории вручения джазовых наград трансляция охватила более 62 миллионов зрителей
* 2000, 13 июля Платиновая награда как одному из наиболее продаваемых артистов в Европе (продано 139 миллионов альбомов). Фил Коллинз на церемонии отметил, что эта награда основана на реальных фактах - кто продает больше альбомов, тот и получает награды
* 2000, 12 сентября Появилось первое сообщение о беременности Орианны Коллинз
*
* 2000, 21 сентября Живой концерт, посвященный менеджеру Genesis Тони Смиту (Tony Smith). Фил Коллинз вышел на сцену вместе с бывшими коллегами по Genesis - Тони Бэнксом и Майком Разэрфордом
* 2001, 21 апреля Рождение первого ребенка от Орианны. Новорожденного назвали Николас (полное имя - Nicholas Grev Austin Collins)
* 2001, сентябрь Создание Филом Коллинзом и Орианной Коллинз организации Little Dreams Foundation (Фонд Маленьких Грез) для помощи талантливым детям, которые хотят начать карьеру в искусстве или спорте
* 2002, 19 января Фил Коллинз дал концерт в поддержку Little Dreams Foundation
* 2002, 3 июня Фил Коллинз принял участие в большом концерте Party At The Palace, посвященном 50-летию царствования королевы Елизаветы II, который прошел на открытой площадке около Букингемского дворца. Фил не только спел свой хит You Can't Hurry Love, но и провел почти весь концерт за ударной установкой, обеспечивая музыкальное сопровождение для остальных участников представления
* 2002, 12 ноября Альбом Testify
* 2002, ноябрь На британском телевидении показан документальный фильм A Life Less Ordinary о жизни ФК
* 2003, март Швейцарская фирма Swatch совместно с Little Dreams Foundation выпустила две модели часов, дизайн которых разработал ФК
* 2003, осень Увидели свет мультфильм Brother Bear (Братец Медвежонок) и отдельно изданный диск с саундтреком Фила Коллинза к нему
Дискография Фила Коллинза:
* 1. Face Value - 1981
* 2. Hello, I Must Be Going - 1982
* 3. Against All Odds - 1983 [soundtrack]
* 4. No Jacket Required - 1985
* 5. But Seriously - 1982
* 6. Serious Hits... Live! - 1990
* 7. Both Sides (WEA) - 1993
* 8. Dance Into The Light (Face Value) - 1996
* 9 ...Hits - 1999
* 10 Hot Night in Paris (The Phil Collins Big Band) - 1999
* 11 Tarzan Original Soundtrack - 1999
* 12 Testify - 2002
* 13 Brother Bear Original Soundtrack - 2003
До сих пор легендарный музыкант не перестает удивлять слушателей глубиной своего таланта.
Грэхем «Элвин» Ли родился 19 декабря 1944 года в Ноттингеме, Англия.
Одним из ярких впечатлений послевоенного детства, по воспоминаниям музыканта, была коллекция пластинок его родителей - больших ценителей кантри, блюза и джаза.
Так что к музыке он приобщился задолго до того, как понял, что ЭТО такое, и какую роль ЭТО сыграет в его жизни.
Когда молодому Ли исполнилось 12 лет, отец спросил его, не хочет ли он найти себе достойное применение и научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.
Элвин, не задумываясь, выбирает кларнет. Однако после года занятий меняет его на акустическую джазовую гитару с розеткой в виде английской буквы «f» (легенда гласит, что на это решение повлияла встреча с тогдашней знаменитостью Биг Биллом Брунзи) и весь последующий год берет уроки, где знакомится с записями американских блюзменов - Джона Ли Хукера, Мадди Уотерза и других.
За акустикой с «эфами», которую Элвин оснастил звукоснимателем, последовал ряд других инструментов: «Guytone» с прозрачными датчиками, полуакустические «Grimshaw», «Burns», а также небезызвестная «гибсоновская» модель, купленная в 1963-м году за 45 фунтов - «ES335». Как известно, «Gibson ES335» цвета «красная вишня» определил фирменный звук музыканта.
- Причина, по которой мой инструмент до сих весь в старых наклейках, - говорит Элвин Ли, - в следующем: однажды откололась головка грифа, и когда я получил гитару после ремонта, представляете - наклейки были покрыты лаком! 335-я модель до сих пор остается моей любимой моделью...
«ES» расшифровывается как «электрическая испанская». Это первая полуакустическая гитара, выпущенная в 1958-м году. Красный цвет она приобрела в 60-х. В 1962-м инкрустацию на грифе в виде точек заменили на небольшие блоки. С этим инструментом, инкрустированным точками и оснащенным вибрато-системой bigsby, Элвин Ли запечатлен на вудстокском видео.
С другой гитарой - последующая модель «ES345» - фотографию Элвина можно увидеть на обложке альбома «Space In Time». Отличительная особенность инструмента - наклонные двойные маркеры на грифе в виде сдвоенных блоков. Кроме того, он оснащен 6-позиционным переключателем vari-tone и стерео-выходом. Также время от времени в студии использовался «Hofner Sennator». В настоящий момент коллекция музыканта насчитывает 9 гитар 335-й модели. К вышесказанному остается добавить, что в каталогах фирмы «Heritage» имеется именная модель Элвина Ли.
Но вернемся к нашему герою... Неудивительно, что однажды на ноттингемского паренька обратили внимание. Однажды его пригласили в местный состав «Atomites», где Элвин знакомится с басистом Лео Лайнсом, который в будущем станет его коллегой по легендарным «Ten Years After». За этим последовала серия изменений. «Atomites», взяв вокалистом Эйвана (или по-русски - Ивана) Джея, становятся «Ivan Jay & The Jaymen». Затем - «The Jaycats», после - «The Jaybirds». Именно под последней «вывеской» коллектив отыгрывает так называемые «Saturday Night And Sunday Morning» - серию концертов в одном из лондонских театров, которые длятся 6 недель и позволяют по примеру «битлов» поехать на гастроли в Гамбург. Тут-то Элвин Ли и берет на себя исполнение всех вокальных партий.
По возвращению на родину группа постоянно выступает в родном Ноттингеме, и на волне этого успеха едет в Лондон. Однако, чуть не отдав концы с голодухи, музыканты возвращаются обратно. И только в 1966-м решаются вновь выдвинуться в столицу туманного Альбиона, где находят работу в качестве разогревающего состава поп-группы «Ivy League», чей роуд-менеджер - Чик Черчилл - становится клавишником «The Jaybirds».
В ноябре подписан контракт с менеджером Крисом Райтом. В поисках новой, современной «вывески» ноттингемцы сначала выступают как «Blues Trip», один концерт в лондонском клубе «Marquee» вместе с «Bonzo Dog Band» - как «Blues Yard» и, в конце концов, останавливают свой выбор на «Ten Years After» («Десять лет спустя»). Название, вероятно, вдохновлено мушкетерскими романами Дюма. Место за ударной установкой занимает Рик Ли.
Блестящие выступления в клубе «Marquee» (где группа получила прописку), а также на джазовом фестивале в Винсдоре возымели результат - контракт с лейблом «Deram». Другая фирма - «Decca» - известная тем, что в свое время прошляпила «Битлз» и кусала потом локти, повернулась к «Ten Years After», мягко выражаясь, тыльной частью. В октябре на прилавках магазинов появился дебютный одноименный альбом группы.
«Десять лет спустя» стали легендой шестидесятых. За период существования - вплоть до 1974 года - группа выпустила 12 полнометражных альбома, стала первым рок-коллективом, приглашенным для выступления на ньюпортском джазовом фестивале, а также дала концерт на небезызвестном фестивале музыки и искусств в Вудстоке.
После распада команды Элвин Ли начинает сольную карьеру в составе таких проектов, как «Alvin Lee & Co.», «The Alvin Lee Band» и «Ten Years Later». Несколько раз он собирает «Ten Years After» в оригинальном составе. Вот и сейчас ожидается очередное воссоединение. А значит и нам ничего не остается , как поставить на этом месте жирную запятую...
Colosseum (англ. Колизей) — британская джаз-рок группа, относится к ранним представителям и одним из основателей английского прогрессив-рока. Группа была основана в 1968 году барабанщиком Йоном Хайсманом (Jon Hiseman), а также тенор-саксофонистом Диком Хекстолл-Смитом (Dick Heckstall-Smith) и басистом Тони Ривзом (Tony Reeves). В 1994 году состав 1971 года был восстановлен, и группа продолжила свою деятельность.
Влиятельная британская прогрессивная команда "Colosseum" является детищем барабанщика и автора текстов Джона Хайсмана. Ранее игравший в "Graham Bond organization" и "John Mayall's bluesbreakers" Хайсман основал группу в далеком 1968 году. Компанию ему составили бывшие коллеги по "Bluesbreakers" басист Тони Ривз и саксофонист Дик Хекстолл-Смит. Кстати, еще до "Блюзбрейкеров" Хайсман и Ривз играли в малоизвестной банде "Wez minster five" вместе с клавишником-виртуозом Дэйвом Гринслэйдом, кого также пригласили в новый проект. Доукомплектовали состав вокалистом и гитаристом Джимом Роше. Тот, правда, не дождался начала записи дебютного альбома и свалил в тень, уступив место Джеймсу Литерлэнду.
Bill BruphordБиография Bill Bruphord:
Имя Билла Бруфорда – своего рода пароль для всех настоящих поклонников рока и современного джаза. На протяжении более чем 30 лет он считается одним из лучших барабанщиков мира. Его уникальная ударная установка и удивительная манера игры снискали ему славу оригинальнейшего и неповторимого музыканта. Пожалуй, это единственный барабанщик в новейшей музыкальной истории, который в равной мере прославился и в рок-музыке, и в джазе. 20 мая в клубе "Старый Дом" состоится единственный питерский концерт группы Билла Бруфорда EARTHWORKS.
Это выступление станет продолжением организованной «Лабораторией Звука» серии "King Crimson Festival", в которой на протяжении 2004 года выступят со своими сольными проектами бывшие и нынешние участники группы King Crimson. Наряду с такими музыкантами, как Роберт Фрипп, Кейт Эмерсон и Питер Гэбриел, Билл (Уильям) Бруфорд (родился 17 мая 1949 г.) стал одним из родоначальников и икон арт- и прогрессив-рока. Он был барабанщиком двух главных монстров прогрессивного рока – групп King Crimson и Yes, сотрудничал с Savoy Brown, Genesis, Gong, Pavlov's Dog и UK.
До своего ухода в середине 1972 г. Билл Бруфорд участвовал в создании 5 альбомов Yes, среди которых классические "Fragile" и "Close To The Edge". По иронии судьбы, гитариста и основателя King Crimson Роберта Фриппа пригласили в группу, чтобы временно заменить штатного музыканта Питера Бэнкса. Там они и познакомились. И вот, в очередной раз лишившись соратников, Роберт Фрипп летом 1972 года представил публике новый состав King Crimson: басиста и вокалиста Джона Уэттона, перкуссиониста Джеми Мюира, скрипача Дэвида Кросса и… барабанщика Билла Бруфорда. Ансамбль был сбалансирован так, что каждый музыкант мог выражать себя как считал нужным. «Раньше я был барабанщиком YES, но теперь я – Билл Бруфорд!» – сказал тогда Билл. Этим составом музыкантов были созданы самые лучшие альбомы группы – "Lark's Tongues In Aspic", "Starless And Bible Black", "Red".
Впоследствии Бруфорд много работал как сессионный музыкант: с группой ABSOLUTELY ELSEWHERE, Риком Уэйкманом, Роем Харпером, Крисом Сквайром, Патриком Моразом, Стивом Хауи, Аннет Пикок, Казуми Ватанабе; в студийных проектах Flash Fearless и Peter & The Wolf. В июле 1977 года Билл Бруфорд совместно с Джоном Уэттоном, скрипачом ROXY MUSIC Эдди Джобсоном и гитаристом Аланом Холдсуортом образовал квартет UK, с которым записал дебютный альбом, и занялся сольным творчеством, результатом которого стали три пластинки: "Feels Good To Me", "One Of A Kind" и "Gradually Going Tornado".
В конце 1980 года Роберт Фрипп возрождает KING CRIMSON с участием Бруфорда: альбомы "Discipline", "Beat", "Three Of A Perfect Pair" – и снова «развод».
В 1994 году Бруфорд оказался в составе в очередной раз воссозданного King Crimson. Также барабаны Билла можно услышать на одном из фрипповских ProjeKct'ов (ProjeKct One). Заслуживает внимания его работа с Тони Левиным в группе B.L.U.E. (Bruford Levin Upper Extremities).
Интересы Билла дальше-больше смещаются в сторону джаза. Отражением этого процесса стал его нынешний проект Earthworks, который состоит из лучших британских молодых джазовых музыкантов. Музыкальная пресса вполне обоснованно называет группу Earthworks "будущим британского джаза". Итак, в составе группы: Билл Бруфорд – барабаны, перкуссия; Тим Гарланд – саксофон, кларнет; Гуилим Симкок – клавишные; Лоренс Коттл – бас.
В возрасте 18 лет Билл Бруфорд (Bill Bruford) стал членом одной из самых выдающихся прогрессив-рок групп семидесятых - YES. YES сочетали в себе инструментальную виртуозность, неоклассическую квази-сюитную форму и трехголосный вокал в высоком регистре. Все это формировало единое целое. Критики назвали это неуместной снисходительностью высокого полета, но тем не менее публике эта музыка пришлась по вкусу. Бруфорд всегда хотел играть на ударных в джазовом ансамбле, и, по причине серьезных конфликтов в группе на почве лидерства и направлений развития стилистики, в 1972 году он ушел в группу KING CRIMSON, гораздо менее популярный ансамбль, который, тем не менее, задал тон британскому арт-року. Когда, устав от арт-рока, лидер группы Роберт Фрипп (Robert Fripp) в 1974 году распустил группу, Бруфорд сформировал свой ансамбль, который так и не приобрел статус коммерчески успешного. В то же время Билл развил активную деятельность в качестве сессионного музыканта.
В 1981 году KING CRIMSON собрались снова и в 1984 опять распались. В 1986 Бруфорд был приглашен в GENESIS, еще один знаменитый английский арт-рок ансамбль. Он сменил за барабанами Фила Коллинза (Phil Collins) в туре, продолжавшемся с марта по ноябрь. Билл считает это своей большой ошибкой. После этого он создал джаз-комбо под названием BILL BRUFORD'S EARTHWORKS, затем гастролировал в дуэте с клавишником из MOODY BLUES Патриком Моразом (Patrick Moraz).
Я беседовал с Биллом несколько раз на протяжении последних лет. Впервые это случилось 2 июня 1984 года в одном из отелей Сан-Франциско перед концертом KING CRIMSON. Это было одно из лучших шоу в моей жизни. Несмотря на то, что KING CRIMSON никогда не были такой супергруппой как YES, их рейтинг был очень высок и им удалось продать 5000 билетов.
В следующий раз я говорил с ним по телефону в Швейцарии, когда все считали, что KING CRIMSON закончили свое существование. Но Билл был с этим не согласен надеясь, что Фрипп всего лишь решил отдохнуть. Через год я увидел его в маленьком клубе в Сан-Франциско с Патриком Моразом. После выступления мы беседовали до самого его отъезда в следующий город. Сначала он много говорил о том, как важно каждому музыканту научиться адаптироваться в ситуации, когда он должен вернуться в мир маленьких клубов, а затем, смотря вниз на прожженный сигаретами ковер, тихо сказал: "Я больше так не могу".
Билл Бруфорд – без преувеличения экстраординарный барабанщик. Обычно очень сдержанный на похвалы Роберт Фрипп определяет его такими словами: "Билл – музыкант, и он играл бы день и ночь... играл бы любую музыку, только потому, что это – музыка, и только потому, что он – музыкант".
Stephane Grappelli - b. Paris, France 26.01,08
d. Paris, France 01.12.97
Один из величайших джазовых скрипачей всех времен, Стефан Граппелли наравне с Джо Венути и Стаффом Смитом входит в "большую предбоповую тройку". Проживший долгую жизнь, Граппелли, который был долгожителем и в джазе, немало сделал для того, чтобы скрипка стала джазовым инструментом. Как скрипкой, так и фортепиано он овладел самостоятельно, несмотря на то, что в 1924-1928 годах учился в Парижской консерватории. Перед тем как в 1933 году встретить гитариста Джанго Рейнхардта, Граппелли играл в оркестрах бродячих театров и танцевальных коллективов. Встреча двух артистов сразу стала приносить обильные музыкальные плоды, несмотря на то, что стиль жизни одного из них совершенно не походил на стиль жизни другого (француз итальянского происхождения Граппелли был натурой утонченной, а цыган Джанго — настоящим сыном природы). Создав Квинтет Французского хот-клуба (1933-1939), в состав которого, помимо них, вошли еще два акустических гитариста и контрабасист, Граппелли и Рейнхардт осуществили не одну серию записей и выступлений, каждая из которых была сенсацией. Лондонский ангажемент 1939 года прервала начавшаяся Вторая мировая война. Рейнхардт решил вернуться во Францию, Граппелли же остался в Англии, эффектно завершив гастроли группы. Вскоре скрипач и молодой пианист Джордж Ширинг создали новый ансамбль, который существовал в течение всей войны. В 1946 году последовало первое воссоединение Граппелпи и Рейнхардта, коих было несколько, в результате чего появилось много новых записей (несмотря на то, что музыканты никогда больше не сотрудничали на постоянной основе). В 50-е и 60-е годы Граппелли работал в клубах Европы, в США же, не считая записей с Эллингтоном (Violin Summit) и Венути, до 70-х годов, когда начались регулярные мировые турне скрипача, он оставался практически неизвестен. С этого времени Граппелли стал завсегдатаем джазовых пулов. Никогда не выходя за пределы своего свингового стиля, Стефан Граппелли тем не менее всегда был открыт для сотрудничества. Поэтому остались его записи с Дэвидом Гришманом, Эрлом Хайнзом, Биллом Коулменом, Ларри Корриелом, Оскаром Питерсоном, Жан-Люком Понти и МакКоем Тайнером. (А также с Яшей Хейфецем.). Несмотря на прогрессирующее недомогание, Стефан Граппелли оставался активным и в 1989 году, вообще очень много записываясь в три последние десятилетия своей жизни. Все его ранние записи были переизданы в рамках классической CD-серии.
Знаменитый английский гитарист Крис Спеддинг (Chris Spedding), известный, помимо всего прочего, работой с Элтоном Джоном (Elton John) над "Madman Across The Water" и участием в записи самой первой версии "Jesus Christ Superstar", выпустил новый сольный альбом. Обычно сольные труды музыкантов, которые больше прославлены своей работой "на стороне", отдают какой-то обязаловкой класса "ну, надо бы и о себе позаботиться..." Однако сейчас перед нами - совершенно иной случай.
Альбом "Click Clack" имеет мощнейший блюзовый стержень. Это не те аутентичные три аккорда, до которых, наверное, до сих пор охочи составители радиопрограммы "Доктор Блюз (Блюзология)", это патентованный белый британский блюз-рок. Только не 60-х - 70-х годов, а начала XXI века. Разумеется, профессия сессионного музыканта наложила на эту работу Спеддинга свой отпечаток. Альбом может стать для многих прекрасным пособием на тему "Как играть блюз-рок и не быть скучным".
Композиция "Cure" написана как бы в развитие темы "Summertime Blues" Эдди Кокрэна (Eddie Cockran). В незаслуженно забытой жемчужине свамп-рока 50-х "Why Are People Like That" кое-где звучит ностальгический "телефонный" вокал. Блаженно-солнечные переборы twang-гитары в "Please Don't" заставляют резонировать самые потаеные струны слушательской души. "How To Get Rid Of The Blues" еще более углублена в кантри-блюзовые дебри. В "Nobody" и "You Don't Own Me" имеются некоторые параллели с творчеством Тома Петти (Tom Petty), что само по себе неплохо.
Противовес этим прямолинейным рок-номерам составляют "Hilife" и "Ramblin'", в которых ощущается явный привкус самого настоящего джаза.
Заглавная "Click Clack" порадует эстетствующих поклонников Captain Beefheart, а до нотки выверенная "No Other Baby", впервые записанная в 1958 британской группой Viper, здесь звучит ближе к версии супергруппы Gilmour-McCartney-Paice 1999 года. По-английски изящным жестом Крис пригласил величайшего арт-рокового декадента Брайана Ферри (Bryan Ferry) для исполнения партии гармоники в минималистической "Hear Your Daddy". Два джентльмена в непринужденном блюзовом диалоге - это стоит услышать.
Whatever combinations of players you find Keith Tippett in there is always an element of the spiritual, in a broad sense, in his playing. He says he plays to ‘move people’ and ‘remove them from chronological time’ and often that’s just what he does.
On this occasion, as part of Liverpool’s Frakture Festival, he was in the company of drummer Peter Fairclough, the kind of pairing he’s used with Louis Moholo in the past. Piano and drums are perfect partners in many ways, especially if you regard the piano as a collection of finely tuned drums. And Tippett has unerring good taste when choosing drummers.
His playing moved between dark explorations at the lower end of the scale into rapid forays across the keyboard and often made use of powerful layers of sustained chords. His usual array of woodblocks and other objects were placed strategically on the strings and it was fascinating to watch as these objects danced and shuddered in the reflection cast in the open piano lid. The sound, as ever, was that mix of the familiar and the unexpected. While the positioning may be, to an extent, pre-ordained the very nature of these devices mean that slightly different effects and qualities of sound will be produced each time. There is an element of chance which suits Tippett’s love of spontaneous composition or free improvisation.
Fairclough watched, followed and drove the music on, whether using sticks, brushes or his hands. He accented a mercurial keyboard run with a touch of a small cymbal or beat up a torrent of rhythms to match the dark rumblings of Tippett’s explorations. Drummers are often considered as just the rhythmic bedrock of any line-up but he showed a strong sense of dynamic interplay and attention to melody.
Apart from their joint improvisations each player had space for solo work. Tippett first chose the piece commissioned by Julian Jacobson for a celebration of Beethoven. ‘A Humble Salute’ used echoes of the ‘Pathetique’ to create a beguiling meditation. By contrast Fairclough re-visited another tradition and offered his version of a Max Roach composition in homage to Big Sid Catlett. A tribute linking generations of jazz drummers. He also featured a somewhat dry piece by John Cage. Tippett showed he is equally at home in other areas outside of free improvisation as he carefully re-built ‘Every Time We Say Goodbye’, re-shaping the melody and crafting those familiar chords into a considered yet emotional statement.
But for me perhaps the most moving moment came when both drummer and pianist took the theme from the late Mongesi Feza’s lovely, ‘You Ain’t Gonna Know Me ‘Cos You Think You Know Me’ and made it a brief, hymnal tribute to the trumpeter.
There weren’t many there that night but those who were witnessed music that moved and engaged them. I hope these musicians will be back.
Narrator: Viv Stanshall
Peter: Manfred Mann
Bird: Gary Brooker
Duck: Chris Spedding,Gary Moore
Cat: Stephane Grapelli
Wolf: ENO,Keith Tippett
Grandfather: Jack Lancaster
Hunters: Jon Hiseman,Bill Brufford,Cozy Powell,Phil Collins,Alvin Lee,Robin Lumley
Julie Tippet And The English Chorale












01-Introduction.
02-Peter's Theme.
03-Bird And Peter.
04-Duck Theme.
05-Pond.
06-Duck And Bird.
07-Cat Dance.
08-Cat And Duck.
09-Grand Father.
10-Cat.
11-Wolf.
12-Wolf And Duck.
13-Fof A Duck.
14-Wolf Stalk.
15-Audiotrack 15.
16-Peter's Chase.
17-Capture Of Wolf.
18-Hunters.
19-Rock And Roll Celebration.
20-Duck Escape.
21-Final Theme.

Доп. информация: В этом проэкте,Манфреду Мэнну удалось собрать плеяду известнейших музыкантов джаза и рока.
В этой связи, с "Петей" может поспорить разве что "Томми".
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент   Скачать торрент Магнет ссылка
Скачать торрент
[ Размер 16.53 КБ / Просмотров 81 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  88.51 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  0
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Ошибка в торренте? Качайте магнет  


     Отправить личное сообщение
   
Страница 1 из 1
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему


Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!